viernes, 30 de julio de 2021

SAM PHILLIPS:

SAM PHILLIPS:

 

Un 5 de enero de 1923 nació en Florence, Alabama, Samuel Cornelius Phillips Sam Phillips, locutor, técnico radiofónico y dueño del estudio musical llamado “Sun Records”, o “Memphis Recording Sessions” (el segundo es el nombre real de esa sala de grabación, ubicado en 706 Union Ave. en Memphis Tennessee).

 

 Y fue en ese lugar donde un joven camionero llamado Elvis Presley grabara un 5 de julio de 1954 el tema de Arthur Cudrup “That´s All Right” y una manera de recordarlo es escuchando esta canción que puede considerarse como uno de los pilares del inicio del rock. (Phillips murió de una insuficiencia respiratoria  un 30 de julio del año 2003 y al día siguente “Sun Records” se convirtió en un “Monumento Histórico Nacional” del USA.

Gold And Silver

“GOLD AND SILVER” DE QUICKSILVER MESSENGER SERVICE:

 

Si escuchas bien el riff de este tema instrumental llamado “Gold and Silver” escrito por el guitarrista y cantante Gary Duncan y Steve Schuster para el primer disco de la banda psicodélica  de San Francisco “Quicksilver Messenger Service” del año  1968, te preguntarás:

 

¿A que me suena esta canción?

 

Sí, suena al tema “Golden Brown” de los Stranglers del año 1982, la copia, supongo. Pero aquí el demo original de estos capos de la costa oeste de USA.

 

 

B̤ṳf̤f̤a̤l̤o̤ Springfield- ̤L̤a̤s̤t̤ ̤Time Around-- Full Album-- 1968

BUFFALO SPRINGFIELD “LAST TIME AROUND”:

 

Un 30 de julio de 1968 Atco Records, la subsidiaria de Atlantic Records publicó el disco Last Time Around de la ya mítica banda “Buffalo Springfield” y cuando sale al mercado este disco, la banda ya se encontraba disuelta y prácticamente esta es  una producción para que el grupo pueda cumplir con su contrato con el sello, como muestra la carátula que es un montaje de fotos de cada uno de los miembros de la banda.

 

La bando que tuvo integrantes procedentes tanto de  USA  como de Canadá se forma en el boulevard de Los Ángeles, California un 3 de marzo de 1966 con dos amigos de la ciudad de Nueva York, Stephen Stills y Richie Furay que reclutaron en medio del tráfico al canadiense a Neil Young (a quien ya conocía Stills cuando estuvo por Ontario por 1965) que iba en su auto hacia la ciudad y este a la vez le pasa la voz a sus compatriotas  Dewey Martin y Bruce Palmer y se bautizaron como “Buffalo Springfield” peculiar nombre que toman  de una marca de aplanadora  que  vieron por  la calle.

 

Luego graban su exitoso disco debut pero se van dando los problemas, ya en el Festival de Monterey de junio de 1967 tuvieron que recurrir al amigo de Stills, Crosby para que supla en directo al díscolo  Young y luego de la publicación del segundo disco “Buffalo Springfield Again” (noviembre de 1967) ya que el bajista Bruce Palmer es deportado nuevamente a Canadá por posesión de drogas  pero aunque su rostro y nombre no está incluido en los créditos de este disco interviene en los siguientes temas: «On the Way Home», «It's So Hard to Wait», «Pretty Girl Why», «Uno Mundo», «Merry-Go-Round» y «Question y en el resto de los temas el productor Jim Messina se ocupa del bajo.

 

En mayo de 1968 luego de una actuación en el Long Beach Arena los que quedaban en el grupo se reúnen  con el dueño de la disquera Ahmet  Ertegun para informarle que el grupo decide separarse y él les dice que deben cumplir antes con un último álbum que es este por es el título “Por última vez” y canciones que estuvieron por medio acabar grabadas entre febrero de 1967 y abril de 1968 fueron terminadas por Stills, Messina y Furay indistintamente con diversos músicos de estudio en varios de los temas, por eso no puede considerarse un trabajo grupal salvo la  canción   "On the Way Home" de Young que si lo grabaron los cinco integrantes originales, sin Messina.

RECORDANDO A BUDDY GUY:

RECORDANDO A BUDDY GUY:

 

Un 30 de julio de 1936 nació en Lettsworth, en el estado sureño de Louisiana, USA, George "Buddy" Guy guitarrista y cantante de blues y se dice que aprendió a tocar la guitarra con el uso de una diddley bow (un tipo de slide casero) que él mismo hiciera y luego un pariente le regaló una guitarra acústica que conservara por años y actualmente se encuentra en el  Rock and Roll Hall of Fame  y lo del apelativo “Buddy” es por lo de ser un buen amigo de sus compañeros .

 

Y mientras trabajaba como guardián en una universidad de su ciudad empezó a tocar en clubes en la capital del estado donde nació, es decir en “Baton Rouge” donde empieza su carrera musical como guitarrista donde empieza a crear su técnica.

 

 En 1957 se muda  a Chicago (por ello está considerado como un representante de ese estilo de tocar el  blues) y además  se vuelve el  protegido del gran "Muddy Waters" y luego de mucha práctica desarrolla su propio estilo grabando su primer single en 1958 en Chess Records donde trabajó por años como músico de sesión y por esas vicisitudes de estar relegado como acompañante de otros músicos recién graba su primer LP  en 1967 llamado “Left My Blues in San Francisco”,  y en 1969 fue invitado a participar en Supershow que fue filmado haciendo una gran performance acompañado de Jack Bruce & Buddy Miles, también por un buen tiempo hizo una célebre dupla con el cantante y tocador de armónica de blues “Junior Wells”  con el que grabó y tocaron en vivo interesante material y aún Guy  sigue en actividad ya que su último disco en estudio “The Blues Is Alive” and Well ha sido grabado en el 2018.

 

A fines de la década de los ochenta Eric Clapton lo convoca para sus conciertos 24 noches y su carrera renace y empezó a publicar con más regularidad discos como solista y su  estilo de tocar y el sonido que le da a su guitarra  lo ha hecho ser una leyenda viviente de la música y tener muchos imitadores como Hendrix en sus inicios entre otros como los “White guitarrists Made in England” que empezaron a mediados de los sesentas.

Jimmy Cliff

JIMMY CLIFF:

 

El cantante “James Chambers  o más conocido como “Jimmy Cliff nació un 30 de julio de 1944 en el distrito de Somerton, Saint James en Jamaica  y desde pequeño tuvo aptitudes para la música y ya en la escuela empezó a escribir canciones y cuando su padre lo inscribe en 1962 a  la escuela técnica de Kingston empieza a tocar a la puerta de disqueras y publicar sus canciones y así su primer éxito lo tiene a los 14 años con la canción "Hurricane Hattie" y luego siguen los éxitos con las canciones “King of Kings", "Dearest Beverley", "Miss Jamaica" y "Pride and Passion" y ya para 1964, Cliff fue escogido para representar a  Jamaica en la Feria Mundial de Nueva York y en ese mismo año participa en el  programa "¡Esto es Ska, logrando que el sello de Chris Blackwell Island le echara el ojo  y logra un contrato discográfico  y se muda a UK para iniciar su carrera allí.

 

Y así se publica en 1967 su primer álbum en UK llamado Hard Road to Travel que incluye el single “Waterfall”, en 1968 se publica el disco Jimmy Cliff en Brasil y en 1969 el álbum Jimmy Cliff donde se encuentra el clásico  "Many Rivers to Cross" que ha tenido innumerables covers desde Harry Nilsson, Cher y UB40 y la canción “Vietnam” que logró el elogio de Dylan que la calificó como la mejor canción antibélica y al año siguiente hace un exitoso cover del tema “Wild World” de Cat Stevens y en 1972 protagoniza y participa en la banda sonora del film de culto  “The Harder They Come” y siguió publicando discos en la década hasta su retiro temporal en Nigeria donde se convierte al Islam.

 

Regresa a la música en la década del 80 y siguió publicando material en la siguiente década hasta que en 1993 su cover del tema de Johnny Nash "I Can See Clearly Now" para una película llamada en Sudamérica “Jamaica bajo cero” lo vuelve a la popularidad que le ha impulsado a seguir en la música con participaciones y producciones esporádicas.

jueves, 29 de julio de 2021

LOS FABULOSOS CADILLACS - El muerto

EL MUERTO DE LOS “FABULOSOS CADILLACS”:

 

El 29 de julio de 1997 se publicó el octavo disco en estudio del grupo argentino  “Los Fabulosos Cadillacs" llamado “Fabulosos Calavera” donde felizmente dan un notable giro a  su acostumbrado estilo entre ska e imitación de salsa y dan un vuelco momentáneo hacia el hardcore, jazz y tango (quizás también por el aporte del nuevo guitarrista)  y experimentan con sonidos  y letras de  temáticas oscuras, mágicas  y existenciales quizás debido a que el bajista Flavio Cianciarulo toma un mayor liderazgo en este disco que el melifluo  Vicentico y felizmente logra una obra perecedera y que de lejos es lo mejor que hizo este grupo sonando más porteños y dejando casi de lado  los ritmos latinos o ska que se ven siempre forzados sobre todo para la voz de Vicentico.

 

El tema, el Muerto es ya un clásico del rock sudamericano que  desde el inicio tiene una  percusión inicial nos remite al primer Santana más el sonido  de la guitarra y la letra tiene una temática tanática con la notable intervención del bajista en la segunda voz y este trabajo arriesgado  no fue impedimento que fuera apreciado por gente que no gustaba antes del grupo e irónicamente ganan un Grammy latino por este trabajo y quizás este sea el tema  más memorable de este buen trabajo.

Pink Floyd - Us And Them, Any Colour You Like - Lyrics

PINK FLOYD US AND THEM:

TEMÓN DE LA INSPIRACIÓN DE WRIGHT (LETRAS DE WATERS)

 

Este tema de “Pink Floyd que posteriormente fue publicado como un 45  formó parte del disco “The Dark Side of the Moon” de marzo de 1973 y sus autores fueron el tecladista Rick Wright en la melodía y el bajista Roger Waters en las letras y con las voces de David Gilmour y el mismo Wright.

 

De más está decir que es el tema más extenso del disco con una duración de 7 minutos y 51 segundos y  en su estructura posee dos solos de saxofón y Wright la inicia con su teclado Hammond y luego entra con el piano.

 

Lo anecdótico de este tema, es que el cineasta italiano Michelangelo Antonioni, el mismo que dirigió  la película “Blow Up” (donde aparece la célebre escena de los Yardbirds tocando Stroll on), les pidió  a los Pink Floyd que le escriban algunos temas para su película “Zabriskie Point” donde de las canciones compuestas solo tres (“Heart Beat, Pig Meat”, “Crumbling Land” y “Come in Number 51  Your Time Is Up” (luego llamado Carefull with that axe Eugene ) fueron seleccionados para la película  y una canción fue rechazada.

 

Y la canción desechada  para  la película fue  una llamada preliminarmente “The Violent Sequence”, porque al cineasta le aprecia “triste” y lo hacía sentir como  si estuviese “dentro de una iglesia”.

 

 A Roger Waters y el resto de los integrantes del grupo les parecía una  gran pieza musical, por lo que la rescataron y la convirtieron en “Us and Them” que dos años después aparecería  en el disco clásico de 1973.

RECORDANDO A CASS ELLIOT O “MAMA CASS

”:RECORDANDO A CASS ELLIOT O “MAMA CASS

 

La vocalista más conocida como “Mama Cass” nació con el nombre de Ellen Naomi Cohen de padres judíos, nació  en Baltimore, Maryland  un 19 de septiembre de 1941  y en la secundaria se hace llamar “Cass” en homenaje a una actriz que admiraba y comenzó  a desarrollarse como cantante tras una frustrada carrera como actriz y  en el auge de la música  folk en 1963 formó parte del trío vocal  “The Big Three” con Tim Rose que tienen un pequeño éxito llamado “The Banjo Song” que años después la melodía fue copiada por los holandeses de “Shocking Blue” para el hit “Venus” y al disolverse el trío conoce en 1964 a los  canadienses Zal Yanovsky y Denny Doherty para formar el grupo “The Mugwumps” se enamora de  Doherty  y más adelante él la lleva al grupo que estaba formando John Phillips   “The Mamas & the Papas”.

 

 El grupo liderado por Phillips fueron populares en los sesentas y sobre todo por representar a la naciente generación del “Flower Power” y se le empezó a conocer a ella como “Mama Cass” debido a que era una de las integrantes del cuarteto y luego  de la disolución de la banda tuvo una breve carrera como solista ya con su primer nombre artista antes de unirse a la banda de Phillips, es decir “Cass Elliot” y  su tema más conocido fue “Dream a Little Dream of Me” de 1968  debido a su carisma y popularidad tuvo apariciones esporádicas en  programas de la televisión y en el cine, pero meses antes un  26 de abril de 1967 nació su única hija Owen Vanessa Elliot de quien nunca dijo la identidad del padre.

 

En la década de los setentas tuvo dos programas de variedades en la televisión, además de presentaciones en Las Vegas y en 1974 hizo una gira triunfal por Inglaterra donde el 28 de julio realizó  una gran  performance en el London Palladium donde se había vendido con antelación hasta la última butaca, pero al día siguiente falleció en  la habitación del  hotel donde se hospedaba  de  un paro cardíaco mientras dormía , otra versión de acuerdo a un periódico amarillo publicó la leyenda negra  que murió al  atragantarse al  comer un sándwich.

DARK EYED WOMAN DEL CLEAR DE SPIRIT:

DARK EYED WOMAN DEL CLEAR DE SPIRIT:

 

El disco Clear del grupo Spirit fue publicado el 29 de julio de 1969 y es para muchos de los admiradores del grupo  uno de sus  trabajo más finos, musicalmente hablando  y es el disco más vanguardista de todo lo anteriormente publicado por la banda conformada por el vocalista Ferguson,  el original guitarrista Randy California,  su padrastro el baterista Ed Casady, en el bajo Mark Andes  y el tecladista John Locke.

 

Y quizás por el trato de los temas instrumentales donde destacan nítidamente los teclados de Locke sobre todo en las canciones que firma y una inclinación notoria hacia el jazz pero no dejando de lado el rock como en el tema bluesero "So Little Time To Fly"  pero sobre todo destaca en el disco el tema de apertura de Ferguson “Dark Eyed  Woman donde destaca nítidamente  la mágica guitarra distorsionada de Randy California en el riff de entrada y en ese el extenso solo que atrapa de principio a fin, por su contundencia.

 

¡Un clásico de la música!

“CLEAR” DE SPIRIT:

“CLEAR” DE SPIRIT:

 

El 29 de julio de 1969 el sello Ode Records  del productor  Lou Adler publica  el álbum “Clear (Claro) el tercer álbum del grupo de culto de USA “Spirit” y su grabación  fue prácticamente agotador para ellos, ya que en el año anterior 1968, habían grabado  dos discos, el  de debut y el ecléctico “The Family That play Together” (publicado finalmente en febrero de 1969) y  la idea primigenia  era que fuera la banda sonora de la película vanguardista  del francés Jacques Demy llamada Model Shop que se estrenó en 1969.

 

Pero al frustrarse el proyecto  y que no se lanzaba el bendito “Soundtrack” varias de las canciones que se habían elegido para el film que en su mayoría fueron colaboraciones instrumentales grupales y otros temas individuales fueron juntados  para que salga como una grabación independiente del grupo.

 

Para muchos de los admiradores del grupo es uno de sus mejores trabajo quizás por la finura de los temas instrumentales donde destacan nítidamente  los teclados de Locke sobre todo en las canciones que firma y una inclinación notoria hacia el jazz pero no dejando de lado el rock como en el tema bluesero "So Little Time To Fly"  y la mágica guitarra de Randy California en Dark Eyed Woman”, "I'm Truckin' y  "New Dope In Town",

 

En la reedición de 1996 se incluye el clásico 1984 de California, dos temas de Ferguson y el tema “Coral” que fue dedicado a la pequeña groupie de 11 años Coral Schields  cuya hermana Sable Starr salía con Randy California.

 

Pasaría más de un año (debido a contratiempos de algunos de los integrantes)  para que el grupo lanzara su obra maestra, “Twelve Dreams of Dr. Sardonicus”, pero esa es otra historia.

miércoles, 28 de julio de 2021

GEORGE HARRISON “WAH WAH” DEL ALL THINGS MUST PASS

GEORGE HARRISON “WAH WAH” DEL ALL THINGS MUST PASS:

 

Cuando los Beatles se separaron oficialmente en abril de 1970 con la auto entrevista de Paul, George Harrison, había crecido enormemente como músico y compositor y de aquella canción simple llamada “Don´t Bother me” del disco With the Beatles de 1963 hasta su viaje a la India habían pasado ya tres años donde aprendió bastante de la técnica de John y Paul, pero sus temas seguían relegados a la hora de publicarlos en un disco de su banda de adolescencia y por eso cuando el grupo dejó de existir tenía buen material para publicar como solista y que podían caber en un disco doble, ya que muchos de esos temas el monopolio de Lennon McCartney limitaban su aporte de canciones a los discos a un par de canciones como máximo, (En el álbum blanco aporto cuatro pero el disco fue doble y además bueno temas como Not Guilty quedaron fuera).

 

Y en un  inicio eso fue su consigna y bajo la producción de Phil Spector y el mismo Harrison se iniciaron las grabaciones en los estudios de Abbey Road en  mayo de 1970 que se prolongarían hasta octubre de ese año donde participaron músicos de la calidad de Eric Clapton, Ringo Starr, Gary Wright, Billie Preston, Klaus Voormann, John Barham, los muchachos de Badfinger entre otros que hizo que el disco al final sea triple y sea publicado un 27 de noviembre de 1970.

 

Uno de las mejores letras del disco es la canción Wah Wah que refleja las tensiones y luego resentimiento que tuvo con Paul McCartney durante la grabación de la película Let it be y su breve renuncia a los Beatles durante esos tensos primeros días de enero de 1969 en los estudios Twickenham.

RECORDANDO AL GRAN “MIKE BLOOMFIELD”:

RECORDANDO AL GRAN  “MIKE BLOOMFIELD”:

 

El guitarrista Michael Bernard Bloomfield, o más conocido como “Mike Bloomfield” nació un 28 de julio de 1943 en Chicago, Illinois de padres nacidos en USA pero de ascendencia judía que hicieron fortuna durante la II Guerra Mundial lo que hace que el hijo rebelde se dedique a la música tocando la guitarra con especial admiración hacia el estilo de los bluesmen afroamericanos de Chicago con los que pudo llegar a tocar en algunos cafés o bares.

 

A  inicios de los sesentas junto a otro muchacho de posición acomodada llamado Paul Butterfield que cantaba y tocaba la armónica y a otro guitarrista llamado Elvin Bishop fundan la “Paul Butterfield Blues Band” que se hicieron legendarios por sus presentaciones sobre todo en el Festival de Monterey.

 

Hablar de su legado musical puede tomar tiempo y varias líneas, ya que fue básico en la electrificación de Dylan en su polémica participación en el Festival de Newport 65 donde brillo junto a Al Kooper ese día  o uno de los partícipes de uno de los mejores discos de los 60s llamado “Supersession”, además de haber sido parte de grupos legendarios de su generación y han pasado más de 30 años y Mike Bloomfield aún sigue siendo uno de los más influyentes guitarristas blancos de blues que haya dado los Estados Unidos y que fue encontrado muerto en  su coche en San Francisco, California a los 38 años un 15 de febrero de 1981.

 

Una frase resume su legado y también nuestra vida.

 

 “The music you listen to becomes the soundtrack of your life....”

(La música que escuchas se convertirá en  la banda sonora de tu vida...")

(Michael Bloomfield 13 de febrero de 1981),

 

Dos días después muere... ¡Qué palabras tan ciertas!

 

 

RICK WRIGHT Y “SUMMER '68”:

RICK WRIGHT Y “SUMMER '68”:

 

El “Verano del 68” es una composición de quien fuera el tecladista y a veces vocalista de Pink Floyd, “Rick Wright” (28 de julio de 1943  - 15 de setiembre del 2008) que fuera grabada por el mes de  julio de 1970 para el disco “Atom Heart Mother” que salió a la venta en octubre del mismo año, el tema es interpretado por el mismo tecladista y trata sobre las palabras de despedida que le dice a una groupie con la que acaba pasar la noche y luego reflexiona sobre la rutina acostumbrada de  una nueva ciudad y más encuentros sexuales tanto para él como para su acompañante de esa noche.

 

La melodía es atrapante con un piano que arrulla con cortes de coros repetitivos con trompetas y órgano Hammond como marco de fondo, uno de los mejores trabajos, no solo instrumental, sino en la poesía, que transcribo del maestro de los teclados.

 

 "SUMMER '68"

 

Would you like to say something before you leave?

Perhaps you'd care to state exactly how you feel.

We say goodbye before we've said hello.

I hardly even like you.

I shouldn't care at all.

We met just six hours ago.

The music was too loud.

From your bed I gained a day and lost a bloody year.

And I would like to know, how do you feel?

How do you feel?

Not a single word was said.

Delights still without fears.

Occasionally you showed a smile, but what was the need?

I felt the cold far too soon - the wind of ninety five.

My friends are lying in the sun, I wish I was there.

Tomorrow brings another town, another girl like you.

Have you time before you leave to greet another man

Just to let me know, how do you feel?

How do you feel?

Goodbye to you.

Charlotte Kringles too.

I've had enough for one day.

 

(Richard Wright)

 

EN RECUERDO DE “RICK WRIGHT”

EN RECUERDO DE “RICK WRIGHT”

 

El que fuera el tecladista y cantante del grupo “Pink Floyd “Richard William Wright” nació en Hatch End, Middlesex, Londres un 28 de julio de 1943, hijo de un bioquímico cuando tuvo un accidente aprende de forma autodidacta a tocar el piano, trompeta y guitarra y su madre al ver su destreza en los teclados lo matricula en el  Eric Gilder School of Music donde además toma clases de vientos influenciado por el Jazz.

 

Luego decide estudiar arquitectura y se matricula en el Regent Street Polytechnic donde conoce a Nick Mason y Roger Waters y se une a su grupo Sigma 6 en 1965 y con la incorporación del amigo de infancia Roger Syd Barrett nace Pink Floyd.

 

Demás está decir que fue un miembro básico en la creatividad de la banda, sobre todo en los primeros discos de la banda (antes de la dictadura de Waters), pues, luego de la debacle mental de su primer líder “Syd Barrett” y la incorporación del nuevo guitarrista y vocalista David Gilmour, él y Waters asumen la parte creativa para dejarle la vocal a Gilmour y si uno se pone a revisar la discografía setentera del grupo encontrará que además fue  vocalista de temas claves y puso la música a de canciones emblemáticas de la banda.

 

Pero con el paso de los años y con el monopolio creativo del egocéntrico  Waters empezaron a decrecer sus  aportes a la banda y fuera de las humillaciones verbales y presión hasta el  punto que fue despedido por el megalómano bajista en 1979 y luego contratado como músico de sesión para la gira de 1980 para promocionar el álbum “The Wall” y años después  volvió a la banda ya oficialmente en 1995, aunque había colaborado como músico de sesión en “A momentary lapse of Reason en 1985.

 

Rick Wright un “bon vivantademás realizó como solista dos discos oficiales el ecléctico “Wet Dream” (1978) y el irregular “Broken China” (1996), además de un proyecto ochentero llamado “Identity” de poca difusión y colaboró en la mayoría de los discos de David Gilmour, además lo recordaremos junto a los demás Pink Floyd en el reencuentro del “Live 8” del 2005  y cuando estaba preparando un nuevo álbum individual  el cáncer se le adelantó y falleció en su hogar en Londres un  15 de septiembre de 2008 a los 65 años.

 

martes, 27 de julio de 2021

The Easybeats - Good Times (1968)

EASYBEATS Y SU  “GOOD  TIMES”:

 

La canción “Good Times” (o buenos tiempos) de los australianos The Easybeats (donde se conocieron la dupla compositiva que produciría los discos de AC/DC, es decir George Young & Harry Vanda) salió como single a mediados de 1968 casi un año de su grabación en los Olympic Studios de Londres donde participó el productor Glyn Jones.

 

 Y si prestan atención a esta canción coescrita por el mayor de los Young, en los coros se encuentra nada menos quien fuera el vocalista y guitarrista de los Small Faces y luego Humble Pie, el gran Steve Marriott.

BOBBIE GENTRY.

BOBBIE GENTRY.

 

La cantante y compositora “Roberta Lee Streete” más conocida como “Bobbie Gentry nació el 27 de julio de 1942 en Chickasaw County, en el estado sureño de Mississippi y luego del divorcio de sus padres su madre su muda a California y Roberta se cría con sus abuelos paternos donde aprende a tocar el piano y hacer sus primeras composiciones y a los trece años se muda a la casa de su madre en California.

 

En su adolescencia se va a estudia en la UCLA filosofía, mientras en las noches tocaba en pubs  y modelaba  para pasar desapercibida  inventa  un nombre artístico cuyo origen se encontraba en  un film de culto de  1952 sobre una heroína de la clase trabajadora llamada “Ruby Gentry”, pero como le decían a ella Bobbie quedó como “Bobbie Gentry”.

 

Graba un par de demos en 1966 que llega a los ejecutivos de Capitol Records que quedan impactados con una canción y así  un  21 de agosto de 1967 se publica el álbum  "Ode to Billie Joe" que fue un éxito en ventas tanto el disco como el single que llegó hasta el número uno tanto en USA  y Canadá además ganó tres Grammy por este disco.

 

En febrero de 1968, Gentry participó en el festival de la canción italiana en la competencia de San Remo donde quedó novena y en ese mismo años se publica su segundo álbum de Gentry, The Delta Sweete donde ella toca todos los instrumentos y aunque no vendió mucho y tampoco le fue bien en los charts hoy es considerado como una obra maestra, luego grabó cinco álbumes más entre 1968 y 1972 trabajó en especiales musicales para la BBC y luego deja de producir música.

 

Bobbie en la actualidad está retirada de la música, pero sus discos siguen siendo oídos por nuevos fans por sus temas aún de actualidad.

AC/DC - Highway to Hell

ACDC “HIGHWAY TO HELL”:

 

Un  27 de julio de 1979 el sello Atlantic Records de USA publica el ya clásico “Highway to Hell”  (Carretera al infierno) el quinto álbum de estudio  (y sexto en la discografía de Australia) de la banda australiana AC/DC  que es el último con el genial vocalista “Bon Scott”.

 

AC/DC había publicado un álbum en vivo llamado “If you want Blood you Got it” y había realizado auspiciosas giras por Europa y su país pero querían dar el gran salto y conquistar el mercado de  USA  y como a los dueños del  sello Atlantic de ese país no le gustaba el trabajo del hermano mayor de los Young como productor de su nuevo disco,  Malcolm decide contratar a un productor internacional.

 

Las primeras canciones habían empezado a grabarse a fines de 1978 en Australia bajo la producción de Harry Vanda y George Young, pero con el nuevo  productor, el  rey Midas del rock Robert John "Mutt" Lange, cambian de locación  para impactar en el mercado de USA  y lo primero que hace es llevarlos a grabar a los estudios Critteria de Miami en enero de 1979 para terminar de ser grabado en los  Roundhouse Studios en Chalk Farm al norte de  Londres entre febrero y marzo de 1979.

 

Y el trabajo que hizo fue impactante donde saca el máximo provecha la voz de Bon Scott, los riffs y solos de Angus y también  de los demás instrumentistas de la banda  con canciones emblemáticas como la que da título al album y otras como “Touch Too Much", "Walk All Over You", "Shot Down in Flames", "If You Want Blood (You've Got It)" y el oscuro blues "Night Prowler".

 

Ei disco fue un éxito de la crítica y ventas  llegando a las listas del Billboard 200, vendiendo millones de copias hasta la fecha y es considerado uno de los mejores discos de historia de la música.

 

Como corolario llegaron al estrellato por lo que  iniciaron  la  Highway to Hell tour” a fines de 1979 donde obtienen el esperado estrellato, siendo su última fecha un 27 de enero de 1980 donde el genial cantante Bon Scott  brinda, sin saberlo, el que sería su último concierto con la banda en  Southampton, U.K. ya que la voz solista que murió el 19 de febrero de ese año después de ahogamiento tras una borrachera al atragantarse con su propio vómito.

lunes, 26 de julio de 2021

ALL MY LOVE (LED ZEPPELIN) UNA BELLA CANCIÓN DE AMOR... AL HIJO PERDIDO:

ALL MY LOVE (LED ZEPPELIN)

UNA BELLA CANCIÓN DE AMOR...  AL HIJO PERDIDO:

 

La  canción “All my Love” del grupo  Led Zeppelin formó parte del último disco en estudio que grabara el grupo  con John Bonham aún en vida  llamado “Inthrough the Out door (15 de agosto de 1979) y cuenta con la coautoría de Jones en la música y Robert Plant en las letras.

 

 Y aunque muchos incautos aún piensen que el tema es una balada romántica se equivocan totalmente, pues  canción de tono melancólico  tiene una de las letras más sentidas y dolorosas que un padre puede escribirle a su hijo perdido, pues Plant con la ayuda de Jones en los sintetizadores y melodía le rinde un homenaje a quien fuera su pequeño hijo  Karac Pendra que falleció a los cinco años  de un extraño virus estomacal, un 26 de julio de 1977, mientras Plant se encontraba con Led Zeppelin en  New Orleans que de inmediato se cancela ante la tragedia familiar.

Aquí la poesía de Plant a su desaparecido hijo:

 

"ALL MY LOVE" (Plant - Jones)

 

Should I fall out of love, my fire in the light

To chase a feather in the wind

Within the glow that weaves a cloak of delight

There moves a thread that has no end.

 

For many hours and days that pass ever soon

the tides have caused the flame to dim

At last the arm is straight, the hand to the loom

Is this to end or just begin?

[Chorus:]

All of my love, all of my love,

All of my love to you.

[Repeat]

 

The cup is raised, the toast is made yet again

One voice is clear above the din

Proud Arianne one word, my will to sustain

For me, the cloth once more to spin

[Chorus]

Yours is the cloth, mine is the hand that sews time

his is the force that lies within

Ours is the fire, all the warmth we can find

He is a feather in the wind

[Chorus]

RECORDANDO AL GRAN “J. J CALE”:

RECORDANDO AL GRAN  “J. J CALE”:

 

El que fuera el músico y compositor  John Weldon Cale más conocido como "J. J." Cale, nació en Oklahoma City, capital del estado del mismo nombre, un 5 de diciembre de 1938 y fue un destacado cantautor y guitarrista de USA con un estilo de tocar que se hizo conocido como el Tulsa Sound que hizo célebre a inicios de la década de los sesenta.

 

Cale inicia prácticamente su carrera profesional en Los Ángeles donde tocaba en bares y pubs  y grabó su primer single en 1966 que iba a ser el clásico “After Midnight” pero al no tener el éxito que aguardaba regresó a Tulsa y fue Clapton en 1970 que con su versión de “After Midnight” que le hace renacer su carrera, sobre todo como compositor.

 

Y es en 1972 cuando graba su primer álbum y como a Cale no le gustaba la sobre exposición ni el estrellato sus temas se hicieron más conocidos en la interpretación de otros artistas como  "After Midnight" y "Cocaine" por Eric Clapton; "Call Me the Breeze" por Lynyrd Skynyrd y  Johnny Cash and Bobby "I Got The Same Old Blues" por Captain Beefheart, Lynyrd Skynyrd and Freddie King; o "Magnolia" por  Beck y  José Feliciano.

 

 En el 2008 tuvo por fin un reconocimiento masivo con el disco que hizo a dúo con Eric Clapton “The Road to Escondido” que ganó un premio “Grammy” como mejor álbum contemporáneo donde destaca el tema Danger, el gran J J Cale murió a los 74 años de un ataque cardiaco en San Diego California, un 26 de julio del 2013.

MOODY BLUES & “LEGEND OF A MIND”:

MOODY BLUES & “LEGEND OF A MIND”:

 

El 26 de julio de 1968 se publicó “In Search of the Lost Chord” el segundo disco de la nueva conformación de los "Moody Blues" que habían dejado la valla muy alta con ese magnífico disco conceptual y con una orquesta de fondo "Days of Future Passed " (noviembre de 1967) donde dejaron de lado el estilo Rhythm' blues que habían tenido con Denny Layne y se encaminaron a la experimentación sonora (orquestas, Mellotron, poemas en medio de canciones, coros etc.) siendo los precursores de la música progresiva "que hay que admitirlo se puso de moda en los 70s" y los punks nivelaron las cosas.

 

Por ello  el reto era seguir con el camino trazado o mejorarlo y lo hicieron con creces publicando el   ecléctico "IN SEARCH OF THE LOST CHORD" donde el tema emblemático del disco nos es del guitarrista Justin Hayward sino del flautista y también cantante y fundador del grupo "Ray Thomas", cuyo título es Legend of a Mind, cuyo estribillo "que da inicio al coro "Timothy Leary is Dead" a  ser la frase que derivará en  una epopeya de más de 6 minutos con un soberbio solo de flauta a cargo de Thomas con el marco sonoro del mellotrón de Pinder y los arreglos grupales, siendo un tema obligado en los conciertos hasta la última presentación de Thomas (ya fallecido) con el grupo.

MOODY BLUES “IN SEARCH OF THE LOST CHORD”

MOODY BLUES “IN SEARCH OF THE LOST CHORD”

 

Un 26 de julio de 1968 la subsidiaria del  sello “DECCA”, “Deram Records” publica el  tercer  álbum de los Moody Blues llamado “In Search of the Lost Chord” (en busca del acorde perdido)  que fue un éxito en UK llegando  hasta el quinto lugar de los charts y al puesto 23 de la Billboard 200 de USA además se extraerían dos singles  "Ride My See-Saw" que llegó al puesto 61 de los chats de la Billboard 100 y "Voices in the Sky" que alcanzó el lugar 23 de las misma lista de USA.

 

En realidad era el segundo disco de la nueva conformación de la banda que habían dejado la valla muy alta con el magnífico disco conceptual con  orquestación  de fondo llamado "Days of Future Passed” (noviembre de 1967) que  dejaba de lado el estilo Rhythm' blues que habían tenido a los inicios con Denny Layne y se encaminaron a la experimentación sonora (orquestas, Mellotron, poemas en medio de canciones, coros etc.) siendo los precursores de la música progresiva "que hay que admitirlo se puso de muy de moda en la década de los setentas y los punks nivelaron las cosas a finales de esos años.

 

El álbum se grabó entre los meses de enero a junio de 1968 en los estudios del mismo sello  “Decca Studios” situado en  West Hampstead en Londres UK bajo la producción de Tony Clarke (que  fue quien les produjo sus ocho primeros y mejores discos)   y la temática es de naturaleza conceptual donde los cinco integrantes se dividen las composiciones y voces y abordan temáticas como el inicio y exploración del mundo, el desarrollo de la música, temas filosóficos y amorosos y sobre todo de experimentación espiritual y drogas como el soberbio “Legend of a Mind” de Thomas   y el acorde  perdido" que da título al álbum  se revela con el mantra " Om "  que está dentro de la última estrofa del poema de Graeme Edge "The Word".

 

SOBRE LA CARÁTULA:

 El disco  “In Search of the Lost Chord salió en formato desplegable (gatefold) y una portada alusiva al concepto de los temas con el paso de los años se ha vuelto uno de los más queridos de la banda.

 

ROGER TAYLOR:

ROGER TAYLOR:

 

El que fuera baterista y cantante del grupo “QueenRoger Meddows Taylor nació en el  Lynn Hospital al oeste de  Norfolk, UK  un 26 de julio de  1949 y ha pasado a la historia de la música por haber sido el baterista de la  ya  legendaria banda inglesa.

 

Empezó desde la adolescencia en la música primero tocando  la guitarra pero luego se pasa a la batería por sentirse más cómodo con ese instrumento  y aprende a tocarla de forma autodidacta imitando el sonido de Keith Moon y Mitch Mitchell a quienes admirada.

 

Luego de estudiar biología en Londres se muda a Londres y en 1968 se une al grupo Smile de Brian May y Tim Staffell también desarrolló una amistad por esos años con Freddie Bulsara con el que compartía cuarto y vendían ropa de forma ambulante, que luego se convertiría en el cantante  Freddie Mercury cuando la mitad restante del grupo Smile se transformó como Queen dos años después.

 

Taylor destacó a lo largo de los años en Queen por aportar siempre los temas más roqueros de la banda  que componía y  además cantaba con su aguda voz muchas veces usando e  la técnica del falsetto, también por su potente batería (no por nada ocupa el puesto 14 de los 100 mejores bateros de historia de la revista Rolling Stone).

 

Después de la muerte de Mercury ha optado por seguir en actividad con el grupo (Deacon se retiró porque consideró que sin Mercury ya no hay razón de seguir con Queen) y junto a May han seguido siguen tocando los temas de la banda primero con Paul Rogers entre el 2004 y el 2009 y luego junto al cantante plástico Adam Lambert en la actualidad y a veces toca  acompañado por su hijo que también es baterista y siguen sacándole regalías hasta con el ecran a la memoria de Bulsara.

MICK JAGGER:

MICK JAGGER:

 

El cantante, actor, compositor, negociante y símbolo  de los ya legendarios  Rolling Stones Michael Phillip Jagger, o más conocido en el mundo de la música como “Mick Jagger”, nació en Dartford, Londres, UK un 26 de julio de 1943 (dentro del condado de Kent, Inglaterra) y su  padre fue un profesor de Educación física que impulsó el básquetbol en su país, además de disciplinar a su hijo en los deportes y en la vida.

 

Y cuenta la historia que  un 2 de mayo de 1962 el multi instrumentista Brian Jones pone un anuncio en el Jazz News para que músicos adicionen para su nueva Banda de R & B  y así nace la leyenda, siendo el primero en llegar Ian Stewart y luego  Jagger y Richards y después los demás y cuando por teléfono estaba cerrando su primer contrato y le preguntan a Jones cómo se llama su grupo,  al ver en el suelo un disco de “The Best of Muddy Waters y uno de los temas era Rollin' Stone Blues les dice que se llaman los  Rolling Stones y el resto es conocido.

 

Con el tiempo por  su carisma y disciplina arrebata el liderato a Jones y el grupo ya tiene más de cincuenta años con un Jagger aún vital (felizmente ya se recuperó de su operación) y ha demostrado en los conciertos donde se entrega al máximo en más de dos horas de performance donde no muestra cansancio  y por ello a leguas es el mejor Frontman de historia del rock, que aún sigue en pie  y forma con su legendaria banda.

 

 Es redundancia decir que luego de estudiar economía en la London School of Economics decidió dedicarse a la música y ser uno de los fundadores de la banda junto al primer líder Brian Jones y Keith Richards que a la larga sería su socio tanto en la organización y la composición de temas y la otra cara de los “Glimmer Twins”.

 

Por ello Jagger  y el impacto de su banda ya forman parte de la historia de la humanidad.

domingo, 25 de julio de 2021

J̲e̲thro T̲ull - S̲tand Up (Full Album) 1969

JETHRO TULL “STAND UP”:

 

Un 25 de julio de 1969 el sello “Island Records” (otras fuentes señalan el primero de agosto) publica en UK  el segundo álbum del grupo inglés “Jethro Tull” llamado “Stand Up  (Levántate)  y dos meses después es publicado en USA por Reprise records (25 de setiembre) y le fue muy bien en las listas de su país llegando hasta el primer lugar de las listas de UK pero solo llegó hasta el   puesto 20 de los  Billboard 200 de USA, además el single promocional que no forma parte del álbum “Living in the Past” llegó hasta el tercer lugar de las listas de UK.

 

Luego de la publicación del disco debut de Jethro Tull “This Was” (algo así como “Esto fue”)  las tensiones entre los dos líderes de la banda se desencadenaron  pues Anderson quería más protagonismo y  menos blues  como era el estilo del guitarrista de blues Mick Abrahams y además  llevar a la banda hacia la naciente moda progresiva y al no ponerse de acuerdo  al poco tiempo de publicarse el disco decide abandonar la banda y por un breve tiempo estuvo Tony Iommi como su sustituto y que tocó con ellos en el  “Rock n Roll Circus” de los Rolling Stones (diciembre de 1968).

 

En esos días el manager de la banda Terry Ellis al ver que Iommi iba a dar un paso al costado  pensó en el guitarrista de un grupo  llamada “Getsemaní” y le pidió que hiciera una audición, la primera vez lo hizo mal por los nervios, pero en el segundo intento realizó una gran performance  y fue reclutado en el grupo y su nombre era Martin “Lancelot Barre.

 

Cuando Barre se aprendió el material del grupo se programaron las fechas para  grabar el álbum  en los Morgan Studios en el norte de Londres bajo la producción de Anderson y Ellis desde el 17 de abril de 1969 hasta el 21 de mayo de 1969, los temas “A New Day Yesterday" "Back to the Family" y "Fat Man" fueron grabados el 17 de abril ,"Jeffrey Goes to Leicester Square" (21 de abril), "Nothing Is Easy" y  una versión alterna de "Bourée ( 22 de abril )" "Early in the Morning (23 de abril)" "Reasons for Waiting" (24 de abril), "For a Thousand Mothers", "We Used to Know" y "Play in Time (26 de abril )" "Look into the Sun"  21 de mayo, además la versión definitiva de  "Bourée” fue grabada el 24 de abril en los Olympic Studios de Londres.

 

Lo interesante de este álbum es que dio un gran cambio en el sonido de la banda, donde Anderson toma el liderazgo total del grupo  que dejó un poco de lado el blues (aunque el tema “A New Day Yesterday que abre el álbum tiene el estilo  del anterior álbum) para dar paso al protagonismo de la flauta de Anderson que sería el sello de fábrica de la banda y además  se encaminan a  nuevos sonidos con arreglos orquestales y de jazz , además del uso de  instrumentos como la balalaika o sonidos orientales en “Fat man”, hay más temas acústicos y hay una adaptación instrumental  de flauta con un tema de Bach “Bourrée en mi menor” donde Cornick se luce con el bajo y además Barre demostró en todo el  álbum que era un gran guitarrista y es interesante anotar que hay una canción llamada “We used to Know” que si uno la escucha es muy similar a Hotel California de los Eagles que fueron teloneros de Jethro Tull en 1972.

 

SOBRE LA PORTADA DEL ÁLBUM:

La carátula del álbum es una caricatura del grupo hecha por John Williams pero lo interesante es la curiosa parte interna del  álbum que es un desplegable (gatefold) que tiene su origen luego de una gira que dieron a USA  en 1969 donde  en una visita a New Haven, Connecticut el manager de la banda Terry Ellis les presentó a  un tallador llamado  James Grashow que se comprometió a hacer una representación de ellos en madera que le tomó casi una semana en hacerlo.

Y en la edición original del álbum (que aún lo tengo) se abre como esos cuentos infantiles donde un desplegable de los cuatro integrantes que cuando se abre el disco dan la impresión que se levantaran (como el título del álbum Stand UP!) y además saludaran y esa ilustración hizo que ganaran  el a la mejor obra de arte del álbum en 1969 de la publicación New Musical Express.

 

CANCIONES:

Todas las canciones escritas por Ian Anderson,  menos la indique a indicada. (El álbum LP original dice "Todos los títulos escritos por Ian Anderson").